segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Disco Inmortal: Van Halen (1978)


Warner Bros., 1978

Eddie e Alex, dois irmãos de Amsterdã que se mudaram para a Califórnia ainda crianças, fundaram uma banda chave que leva seu sobrenome. Mas antes de ser conhecido como Van Halen —sugerido pelo cantor David Lee Roth; a princípio se chamavam Rat Salad, em homenagem ao tema instrumental de Black Sabbath (1970) — a quem serviriam, como banda de abertura, em 1978. Tiveram um longo aquecimento, entre 1972-78 no circuito de clubes de Los Angeles, na modalidade power trio — época em que Eddie oficiou como vocalista e também como guitarrista; até que eles convidaram a pessoa que alugou o equipamento para os shows para fazer parte: o próprio Diamond Dave — lá o grupo deixando para trás seu outro nome provisório, Mammoth, que já era usado por outras pessoas. Eles dispensaram o primeiro baixista de curta duração, Mark Stone—falecido em setembro de 2020; recrutando um certo Michael Anthony, configurando assim a encarnação original.

Localmente era um número que não passava despercebido; tanto que chamou a atenção do baixista do Kiss, Gene Simmons, em seu papel de caçador de talentos. Ele os levou com ele e financiou sua primeira fita demo, querendo que eles fossem assinados por sua própria gravadora. O radialista chileno Hernán Rojas, que morava nos Estados Unidos, testemunhou isso — trabalhando como engenheiro de som, especialmente para o Fleetwood Mac.  [No estúdio] Simmons chegou acompanhado de uma coelhinha da Playboy e nos disse: Rapazes, eu trazer-lhe uma gangue que vai matar. E olhe para o cara que está tocando guitarra, o nome dele é Eddie Van Halen.E ele apareceu com uma Fender Stratocaster azul pendurada no ombro, tocando a uma velocidade impressionante e, claro, escoltado pelo grande David Lee Roth. Nessas sessões, com duração de dois ou três dias, gravamos as demos daquele que foi seu primeiro álbum” .

Mas, por uma razão ou outra, essa negociação não ocorreu – e as demonstrações iniciais foram arquivadas. Embora, por outro lado, eles logo receberiam uma oferta da gravadora Warner Bros; com quem assinaram um contrato. A gravação foi rápida, durando apenas três semanas — pois o material já estava pronto com antecedência; usando o Hollywood Sunset Sound Recorders como base de operações, local que também abrigaria as quatro produções seguintes. Lançado em 10 de fevereiro de 1978, este trabalho auto-intitulado já formava uma forte aliança com o produtor Ted Templeman — imóvel até 1984, junto com um retorno fugaz em 1991. A capa, dividida em quatro instantâneos, veio de uma sessão feita no Whisky um Go Go — lugar onde era costume vê-los ao vivo; já mostrando o icônico Frankenstrat com listras,

Uma abertura imbatível com Runnin' With the Devil , e a linha de baixo que não passa despercebida - que, como fato anedótico, foi o que levou Dave Mustaine e David Ellefson do Megadeth a se encontrarem. É o exemplo perfeito da fome com que vieram, evidenciando-se logo no início: “Vivo a minha vida como se não houvesse amanhã, e tudo o que possuo tive que roubar; pelo menos eu não precisava implorar ou pedir emprestado. Sim, estou vivendo a um ritmo que mata”. Um cantor na época com uma imagem muito Robert Plant, seguida de perto por uma marca registrada clara: as segundas vozes, extremamente afiadas, confiadas ao responsável pelas quatro cordas — que será a tônica do restante da coleção .

A instrumental Eruption é uma afirmação por si só, desde o início exaltando Eddie como um herói da guitarra; na maior revolução das seis cordas depois de Jimi Hendrix. Apesar do tempo de pouco menos de dois minutos - os primeiros segundos sendo inspirados em Let Me Swimcactos; tornou-se um tesouro para o rock, ensinando o sapateado globalmente — um recurso antigo, mas nunca explorado em grande escala ou associado a uma determinada pessoa. As histórias contam que, no período dos primeiros concertos, era um pequeno e habitual solo de costas para o público; para evitar que fosse plagiado — e que acidentalmente chegou à seleção final do álbum, por decisão do produtor que o escutou durante um ensaio. Além de servir como ponte natural para o que foi o primeiro single promocional: You Really Got Me . Um dos maiores clássicos de The Kinks, deve-se à influência que tiveram dos ingleses nos primeiros anos — uma piscadela que fizeram novamente com Where Have All the Good Times Gone (1982).

Ain't Talkin' 'Bout Love , que começa lenta e lentamente sai do controle, foi uma incursão nos singles de Eddie; e que de acordo com suas palavras, a princípio ele não considerou bom o suficiente. Acabou se tornando uma das grandes do catálogo — usando uma cítara elétrica; onde ele aborda encontros casuais de uma noite. Seguindo esse tópico, mas da calçada oposta, está Jamie's Cryin' — uma garota que se vê envolvida em uma dessas aventuras, logo se arrependendo.

Originalmente intitulado Show Your Love , I'm the One atinge o acelerador - apesar do meio contendo uma pausa relaxada enquanto todos os quatro membros trazem os vocais. Atomic Punk foi deixado com o trabalho pesado - a par com o levantador de cortina que foi On Fire ; como Feel Your Love Tonight o adoçado e Little Dreamer o monolítico. sorveteiro, "dedicado às senhoras", emprestado de John Brim, colocou Lee Roth de forma incomum atrás de um instrumento - o violão introdutório. Esta nova versão, um refrescante quase rock 'n' roll dançante, distancia-se do blues inicialmente impresso. Juntado, por estrutura e som, a um projeto muito posterior – Stay Frosty (2012).

Um longa de estreia que acabou se tornando um sucesso mundial, uma estreia multi-platina que segue de perto o Led Zeppelin (1969) — ao qual o Guns N' Roses (1987) foi adicionado a esse seleto grupo. Vibração de rua em ritmo acelerado, nenhuma das músicas chegando a quatro minutos de duração, rendeu ao Van Halen uma promoção instantânea; que continuaram a cultivar durante os partos periódicos seguintes, até se tornarem dominadores da cena na década de 80.

Universo do Vinil

 

Enquanto a guitarra morre, o vinil se mostra como a resistência da música analógica

Recentemente uma longa reportagem no Whasington Post intitulada “Why my guitar gently weeps: The slow, secret death of the six-string electric. And why you should care” (numa tradução livre: Por que minha guitarra chora suavementeA morte lenta e secreta do elétrico de seis cordas) lançou o sinal amarelo para a guitarra. Nunca tivemos tantos fabricantes, porém, nunca se vendeu tão pouco deste instrumento. E o que estaria motivando essa diminuição nas vendas?

Segundo o artigo do jornal apontado acima, na última década, as vendas de guitarra elétrica caíram, de cerca de 1,5 milhão vendidos anualmente para pouco mais de 1 milhão. As duas maiores empresas, Gibson e Fender, estão em dívida, e uma terceira, a PRS Guitars, teve que cortar pessoal e expandir a produção de guitarras mais baratas. Em abril, a Moody’s rebaixou o Guitar Center, o maior varejista da cadeia, pois enfrenta US $ 1,6 bilhão em dívidas. E no Sweetwater.com, o varejista on-line, um Fender novo e sem interesse pode ser tido por apenas US $ 8 por mês.

No Brasil não acontece diferente, grande cadeias de lojas de instrumentos musicais estão fechando ou mudando seus rumos de negócios para não irem à bancarrota. A tradicional Gang Music fechou e a Musical Roriz mudou seu modelo de negócios – inclusive o nome –  entre outras, e lá fora o movimento para se readequarem aos novos tempos é enorme, como por exemplo a Fender vai passar a vender diretamente seus produtos via internet, evitando atravessadores e repassar lucro a lojistas.

Mas, o que motiva isso tudo? Crise financeira? No caso brasileiro, pode ser um motivo, mas internacionalmente, não!

Segundo George Gruhn, um negociante de Nashville, de 71 anos, “há mais fabricantes agora do que nunca na história do instrumento, mas o mercado não está crescendo”, o que o preocupa não é simplesmente que os lucros caíram. Isso acontece nos negócios. Ele está preocupado com o “porquê” por trás do declínio das vendas. Quando ele abriu sua loja há 46 anos, todos queriam ser um deus de guitarra, inspirados pelos homens que vagavam pela fase de concertos, incluindo Clapton, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Carlos Santana e Jimmy Page. Agora, esses boomers estão se aposentando, reduzindo o tamanho e ajustando-se aos rendimentos fixos. Eles estão olhando para diminuir, não adicionar guitarras nas suas coleções, e a geração mais jovem não está entrando para substituí-los e Gruhn sabe por quê: “O que precisamos é de heróis de guitarra”, diz ele. E continua: “Eric Clapton é da minha idade e já vendi 29 de suas guitarras…

Os Heróis de guitarra chegaram com a primeira onda de rock-and-roll. Chuck Berry, Scotty Moore, Link Wray entre outros. Esse instrumental não foi um feito técnico. Requer apenas quatro acordes. Mas quatro acordes foram suficientes para Jimmy Page.

Os anos 60 trouxeram uma onda de blues brancos – Clapton, Jeff Beck, Keith Richards, bem como craques como Pete Townshend e o revolucionário Hendrix.

McCartney diz, “A guitarra elétrica era nova e fascinante, excitante em um período antes de Jimi e imediatamente depois”, disse o ex-Beatle com saudade em uma entrevista recente e ele viu Hendrix no clube de Bag O’Nails em Londres em 1967. Pensa naqueles dias com carinho e, em seus sets hoje, pega uma Les Paul para dedilhar a “Foxy Lady” de Hendrix. E faz uma pausa na mesma entrevista: “Agora, é mais música eletrônica e as crianças ouvem de forma diferente”, diz. “Eles não têm heróis de guitarra como você e eu tivemos”.

O Nirvana era enorme quando o Black Keys’Dan Auerbach, 38, estava crescendo. “E todos queriam um violão”, diz ele. “Isso não é surpreendente. Tem a ver com o que está no Top 20. Vernon Reid, da Living Color, concorda, mas também fala com uma mudança maior. Ele lembra se inspirar quando ouviu Santana no rádio. “Havia uma cultura de tocar violão e a música era central”, acrescenta Reid, 58. “Um disco sairá e você ouvirá sobre esse registro e você queria fazer a mesma jornada. Houve um certo investimento em tempo e recursos”.

Lita Ford, também de 58 anos, lembra-se de se curvar no sofá em uma noite em 1977 para assistir Cheap Trick no “Don Kirshner’s Rock Concert”. Ela tinha 19 anos e sua banda, os Runaways, tinha tocado shows com eles.

“Era apenas um mundo diferente”, diz Ford. “Havia” Concerto de Rock de Don Kirshner “, Ed Sullivan, Dick Clark, e eles tinham uma banda e você esperava toda a semana para ver quem seria essa banda. E você poderia falar sobre isso durante toda a semana com seus amigos – “Sábado à noite, o Deep Purple vai estar, o que eles vão tocar?” – e então todos estvam na TV como se estivessem assistindo um jogo de futebol. “Nos anos 80, quando a Ford foi solo e chegou no Top 40, ela se tornou uma das poucas heroínas femininas da guitarra em uma lista de reprodução composta por homens, incluindo Stevie Ray Vaughan, Joe Satriani e Eddie Van Halen. A cultura da guitarra era penetrante, seja nos filmes onde “Karate Kid” Ralph Macchio derrotava Steve Vai em 1986;  “Crossroads”, Michael J. Fox, que tocava um violão solo em “Back to the Future” e co-estrelado por Joan Jett no drama da banda de rock de 1987 “Light of Day” ou na MTV e os filmes de concertos mais antigos com o Who e Led Zeppelin em repetições aparentemente infinitas.

Mas já haviam dicas sobre as mudanças, as evoluções da tecnologia musical que acabariam por competir com a guitarra. Em 1979, o Portastudio 144 da Tascam chegou ao mercado, permitindo que qualquer pessoa com um microfone e um cabo de conexão gravassem com várias faixas (Bruce Springsteen usou um Portastudio para o “Nebraska” de 1982). Em 1981, Oberheim apresentou a máquina de ritmos DMX, revolucionando o hiphop. Assim, em vez de Hendrix ou Santana, o Brad Delson, do Linkin Park, inspirou o “Raising Hell” da Run-DMC. Delson, cuja banda recentemente aterrissou no topo das paradas com um álbum, notavelmente leve no violão, não parece o salto dos DJs como algo ruim: “A música é música “, diz ele. “Esses caras são todos heróis musicais, seja qual for o instrumento legal que eles tocam. E hoje, eles estão gravitando em direção a batidas de programação em um Ableton. Eu não acho que isso seja menos criativo quando toca baixo. Estou aberto à evolução à medida que se desenrola. O gênio musical é um gênio musical. Ele simplesmente assume formas diferentes”.

Mas, a indústria e o comércio respondem:

Diga isso ao Guitar Center, agora com uma dívida de US $ 1,6 bilhão e, com tanto medo de publicidade, que uma porta-voz disse que só teria um executivo disponível para uma entrevista com uma condição: “Ele não pode discutir financeira ou política sob nenhuma circunstância.”  Richard Ash, o executivo-chefe da Sam Ash, a maior rede de lojas de música de propriedade familiar nos EUA, não teve medo de afirmar o óbvio: “Nossos clientes estão ficando mais velhos, e eles vão ter ido logo”, diz.

Só nestes exemplos já dá para percebermos a mudança no hábito musical. As crianças hoje preferem uma mesa com CDj, por exemplo, que uma guitarra e os números de vendas mostram isso, saem muito mais dos varejos os CDjs e aparelhos digitais que as guitarras e os violões que vão para o mesmo caminho…

Na disputa histórica entre o analógico e o digital, nós sabemos quem ganhou. Está aí o digital para mostrar que é ele o vencedor, porém, os discos de vinil são a resistência destes 2 mundos.

Enquanto se vendem menos instrumentos normalmente ligados à música analógica, como as próprias guitarras, baixos, violões e etc, os toca-discos se mostram mundialmente como aparelhos voltados ao analógico e campeões de vendas e os DJs se voltam cada vez mais para o uso destes tocadores. Porém, as crianças ainda estão longe de perceberem isso, exceto quando um adulto lhes mostra. Recentemente no nosso programa de rádio Conversa de Vinil entrevistamos uma garota de 12 anos e fizemos a seguinte pergunta: seus amigos conhecem os discos de vinil? E ela foi categórica: não!

Como diz no artigo do Washington Post faltam heróis da guitarra e a maioria destes tiveram sues feitos nos tempos áureos dos discos de vinil, eram, portanto, heróis do mundo analógico! Existem bastantes heróis da música eletrônica e do apelo visual e cheio de sensações que os festivais e apresentações deste modelo musical criam nos jovens. não somos contra isso, somos a favor da diversidade musical e cada um na sua, mas nos atentemos para o futuro: os instrumentos musicais estão saindo de cena, pois, na indústria fonográfica não existem mais os heróis destes instrumentos, porém, os gênios musicais estão aí, cada um utilizando o que seus heróis utilizam e não é culpa de ninguém.

Porém, os discos de vinil e o revival de títulos antigos colocado à venda nos últimos tempos podem e devem ser exemplos para as crianças. Os heróis da guitarra retornaram aos lares pelos bolachões! Então, a possibilidade de se mostrar às crianças que eles existem e são muito legais está aí como nunca se esteviram nos últimos 20 anos. A mudança novamente de hábitos musicais está nas mãos dos… adultos! E estes e somente estes poderão mostrar que tocar um baixo, uma guitarra e um violão é bacana demais!

RARIDADES

Silvi und die Awacs - Ich Bin Wie Du (1982)



don't hang around, enjoy good music!
Labels: 

Ossie Layne Show - Maddox 2 (1969)



don't hang around, enjoy good music!
Labels: 

The Magic Mixture - This Is the Magic Mixture (1968)



don't hang around, enjoy good music!
Labels: 

The Daily Flash - I Flash Daily (1966-68)



don't hang around, enjoy good music!
Labels: 

Nosy Parker - Nosy Parker (1975)



don't hang around, enjoy good music!
Labels: 

The Foul Dogs - The Foul Dogs No. 1 (1966)



don't hang around, enjoy good music!
Labels: 


O novo álbum com inéditos dos maiores concertos dos The Beatles (2016)

 

the beatles

O novo álbum com inéditos dos maiores concertos dos The Beatles


Tratou-se de um dos lançamentos mais aguardados da rentrée e chegou às lojas no início de setembro de 2016, provando rapidamente que, mesmo quase 40 anos depois do fim dos The Beatles, a banda britânica continua a ser um sucesso de vendas. Neste álbum inédito é prestada uma homenagem aos três concertos esgotados que os Fab Four deram no Hollywood Bowl, em Los Angeles, em 1964 e 1965.

O álbum lançado em CD, formato digital para download e streaming contará ainda com uma edição em vinil que só chegará às lojas no dia 18 de novembro. O álbum não desilude e promete satisfazer todos os fãs, uma vez que inclui um booklet de 24 páginas com um ensaio do jornalista de música David Fricke.

No mesmo dia do lançamento foi ainda lançado no Vevo/YouTube o vídeo oficial da canção “Boys”, um exclusivo da Apple Music e do iTunes.

O lançamento de The Beatles: Live At The Hollywood Bowl acompanha o filme The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years, o muito aguardado documentário do oscarizado Ron Howard sobre os primeiros anos da banda.

Se for um fã da banda é normal que reconhece o nome do álbum como muito semelhante ao The Beatles: Live At The Hollywood Bowl, editado em 1977 e que há muito se encontra esgotado. E sim, esta é uma nova edição feita diretamente a partir das fitas de 3 pistas de gravação original dos concertos.

beatles-live-at-hollywoodPara preservar o entusiasmo desses concertos, ao mesmo tempo que se aposta na melhor qualidade e clareza sonora dos nossos dias, o produtor Giles Martin e o engenheiro de som Sam Okell (ambos vencedores de prémios Grammy) remisturaram e masterizaram habilmente essas gravações nos estúdios de Abbey Road, incluindo as 13 faixas do álbum original, produzido pelo pai de Giles, além de quatro gravações adicionais, nunca editadas até hoje, desses concertos monumentais.

No entanto, não foi tarefa fácil registar esses concertos, como escreveu Sir George Martin nas notas que acompanharam a edição de 1977 de The Beatles At The Hollywood Bowl.

“O caos, e quase que posso dizer o pânico, que reinava nesses concertos foi inacreditável a não ser que se estivesse lá para ver. Apenas foi possível gravar 3 pistas; os Beatles não conseguiam sequer ouvir o que estavam a cantar e os gritos de 17 mil jovens faziam com que até um avião fosse inaudível.”, escreveu Sir George Martin.

O documentário de Ron Howard que chegou aos cinemas dia 15 de setembro revela várias imagens inéditas desses mesmos espetáculos. The Beatles: Live At The Hollywood Bowl é um disco fundamental para traçar a história dos primeiros anos de vida dos Beatles.


POEMAS CANTADOS POR RUI VELOSO

Luz Falsa

Rui Veloso


Não vais pedir perdão

Por não seres quem eu vi

À luz falsa da paixão

É apenas minha a falta

Só por não condizeres

Com a visão tão alta

Que eu quis ter de ti


Não há muito a fazer

Tu não mudaste nada

Eu é que estou pior

Sou alma condenada

A amar a ideia do amor

Essa lente desfocada

Que engana o amador


Apaguem essa luz, apaguem essa luz, falsa


Ela à primeira vista

Não há quem lhe resista

Depois há sempre um quê

Que nem eu sei bem dizer

É um mal que desaponta

Nunca mais vou aprender

Apesar da minha conta


Tu dizes que o amor

É como abrir gavetas

Ver tudo o que há lá dentro

Quebrar o brilho à montra

Até cortar a mão

E gostar do que se encontra

Em cada vidro do chão


Apaguem essa luz, apaguem essa luz falsa


Máquina Zero

Rui Veloso


Fui à inspecção ao quartel de infantaria

Estava no edital da junta de freguesia

Depois de inspeccionado deram-me uma guia

Com um carimbo chapado dizendo que servia


Ainda argumentei e disse que não ouvia

Não regulava bem e que tinha miopia

O capitão mirou-me no seu ar de comando

E o sargento mandou-me um sorriso de malandro

Do bolso tirou a velha máquina zero

E tugindo gozou pró ano cá te espero


Eu não quero ir à máquina zero

Eu não quero ir à máquina zero


Um dia na recruta fui limpar a latrina

O rancho veio-me à boca e faltei à faxina

O sargento de dia não me deixou impune

Levou-me à companhia e aplicou-me o rdm

Aqui nada se aprende odeio espingardas

Não fui feito para isto e tenho horror a fardas


Eu não quero ir à máquina zero

Eu não quero ir à máquina zero


Não me façam guerreiro eu nunca fui audaz

Sou um gajo porreiro só quero viver em paz


Eu não quero ir á máquina zero

Eu não quero ir à máquina zero


Nunca fiz inimigos em nenhum continente

Não dividam o mundo em leste e ocidente

Pactos e alianças são um bom remédio

Para entreter marechais e lhes combater o tédio

Pactos e alianças são um bom remédio

Para entreter marechais e lhes combater o tédio


Eu não quero ir à máquina zero

Eu não quero ir à máquina zero


Miúda (fora De Mim)

Rui Veloso


Primeiro deste-me sorte

Saímos os dois por aí

Cinemas uns bares e dançamos

Perdemos sul e norte

Ficámos partimos daqui

Quisemos achar a achámos


Depois tu de repente já diferente

Percebi que alguma coisa se passava

Procurei-te e miúda achei-te ausente

E era a primeira vez que assim te achava


Aí miúda

Já não posso passar sem ti

Aí miúda

Tu pões-me completamente

Fora de mim


Agora estou sempre à espera

Feito um idiota

Pelo que me diz de ti quem nos via

E vivo como uma fera

Na paranóia da noite

Fumo e bebo até ser dia


Aí miúda

Já não posso passar sem ti

Aí miúda

Tu pões-me completamente

Fora de mim


Continuo a acreditar que irás voltar

Virás por aí pelo ar num repente

Só tu miúda me poderás levantar

Deste sonho medonho que abraço consciente


Aí miúda

Já não posso passar sem ti

Aí miúda

Tu pões-me completamente

Fora de mim


Destaque

Aquarelle "Sous Un Arbre" (1978)

  Na segunda metade dos anos setenta, a província canadense de Quebec experimentou novamente um aumento na popularidade do jazz rock. Para o...