quarta-feira, 3 de janeiro de 2024

WISH YOU WERE HERE: A REINVENÇÃO DO HIT DO PINK FLOYD

  Queria que você estivesse aqui na frente

 

Wish You Were Here  é o oitavo álbum de estúdio do  Pink Floyd . Lançado em 12 de setembro de 1975, este álbum representa não apenas uma magnífica reinvenção do grupo após The Dark Side of the Moon , mas também o nascimento de duas das peças mais populares da banda. Principalmente a balada que dá nome ao álbum, que se tornaria um verdadeiro hino do Pink Floyd, só comparável a "Money" ou "Another Brick in the Wall, Pt. 2" em popularidade.

Plano de fundo para desejar que você estivesse aqui

O Pink Floyd mudou sua situação financeira após o DSOTM . O grupo sentiu grande pressão para produzir um álbum digno de ser seu sucessor. Na verdade, havia uma certa desconfiança e medo em relação a isso. Nesse contexto surgiu a ideia de fazer um álbum com música concreta, feita de objetos do cotidiano. Essa ideia não era nova, pois se tratava de um projeto que havia sido descartado em 1971. Seu objetivo inicial era evitar comparações, fazendo algo pouco convencional e estranho. Durante outubro de 1973 gravaram algumas peças, como “The Hard Way” e “Wine Glasses”, mas finalmente desistiram.

Desta forma, o Pink Floyd chegou em 1974 sem uma ideia clara . O grupo corria o risco de estagnação e, sobretudo, de desgaste, o que os seus integrantes já começavam a sentir.

Com a banda funcionando com metade da capacidade criativamente, Roger Waters lembrou-se da genialidade inesgotável de Syd Barrett , escrevendo um poema que o lembrava. No entanto, nem todos concordaram com a forma como Roger queria apresentá-lo. Waters pretendia dividir “Shine On You Crazy Diamond”, enquanto David Gilmour queria que ela ocupasse todo o lado A do álbum. Por fim, Waters convenceu os demais: o álbum falaria sobre Syd e o quão perversa a indústria fonográfica pode ser.

Desta forma, o Pink Floyd regressou às origens , o que acabou por ser a melhor receita para um cenário com tantas incertezas. O álbum era muito mais melódico que seu antecessor. Cada música é independente, para que possam ser ouvidas individualmente, ao contrário de muitas peças DSOTM . Embora possa ser menos experimental, ser mais conciso representou um novo passo em seu estilo. Assim, esse retorno ao passado serviu apenas de inspiração, pois souberam construir uma nova estética para o grupo.

A arte de desejar que você estivesse aqui 

A capa deveria representar um conceito difícil: ausência. Este foi um enorme desafio para o ilustrador Storm Thorgerson . Uma ideia imediata teria sido uma capa branca, mas ela já existia em um conhecido álbum dos Beatles. Por esse motivo, Thorgerson decidiu colocar uma capa plástica preta sobre o LP, que esconderia a capa real. Com isso, ele poderia construir um efeito de ocultação, constituindo uma experiência até então não vista pelo público.

Na capa vemos uma fotografia semi-queimada sobre fundo branco. Nele, dois homens de terno, aparentemente fechando negócio, com o homem da direita em chamas. Esta imagem constitui uma das capas de rock mais icônicas de todos os tempos. A fotografia foi tirada em uma área aberta dos estúdios da Warner Bros. Burbank, em Los Angeles, Califórnia.

Na confecção desta capa havia de fato um homem queimando, então o fogo não foi pós-produzido. Ronnie Rondell , o homem em chamas, trabalhou em Hollywood como dublê. Na sessão, ele usava roupas à prova de fogo por baixo do terno e, quando a fotografia foi tirada, um assistente ateou fogo nele. O problema foi o vento, que fez com que as chamas perdessem o controle. Finalmente, após 15 tomadas, Rondell acabou com uma chama no rosto, caindo no chão enquanto borrifavam espuma nele com um extintor de incêndio e o cobriam com um cobertor para apagar o fogo. Exceto pelo bigode, não houve grandes consequências para ele.


O verso do LP traz um empresário segurando um disco e uma pasta. Por não ter rosto, dá a impressão de impersonalização do seu papel, da escassa componente humana. Está ausente. O interior, por sua vez, continha duas imagens. Um com a silhueta borrada de uma mulher com uma espécie de lençol vermelho semitransparente em uma floresta. A segunda, com um homem mergulhando na água. Esta última é uma fotografia tirada em posição de ioga, para evitar que a água se mova. O pobre, embora estivesse com um tanque de oxigênio, teve que prender a respiração para que não aparecessem bolhas na superfície.

O plástico preto em que o LP estava embrulhado tinha um adesivo, com dois braços robóticos apertando as mãos. Atrás, é feita referência aos quatro elementos (ar, fogo, água, terra). Como especulação astrológica: esta imagem pode muito bem ser uma referência aos signos do zodíaco dos quatro membros da banda. Na verdade, Waters é Virgem (terra), Gilmour é Peixes (água), Wright é Leão (fogo) e Mason é Aquário 


A gravação do álbum

A primeira peça a ser composta foi "Shine On...", que foi gravada em janeiro de 1974, junto com "Raving and Drooling" e "Gotta Be Crazy" (que aparecem no Animals ). O grupo então saiu em turnê, ainda por The Dark Side of the Moon . Em junho de 1974, quando chegaram à França, descobriram que uma bebida (de marca “Gini”) usava a imagem do Pink Floyd em sua propaganda.

Porém, isso era totalmente legal, já que o grupo havia assinado contrato com esta marca em 1972. Esta situação não agradou ao Pink Floyd, principalmente a Waters, que começou a escrever uma música chamada “How Do You Feel”, aquela que nunca terminou.

O álbum em si foi gravado entre janeiro e março de 1975, em primeira instância. O local foi o Abbey Road Studio 3. Os primeiros dias foram John Leckie como engenheiro de som (Alan Parsons havia começado sua carreira com Eric Woolfson), que mais tarde foi substituído por Brian Humphries (que trabalhou em  Ummagumma ).

O trabalho de estúdio foi longo e exaustivo. A banda parecia cansada, embora, felizmente, isso não transpareça no resultado final. Houve até vários dias em que não progrediram, apesar de passarem muitas horas no estúdio. A sensação do grupo era que eles estavam isolados uns dos outros. A fricção interna sobre o domínio de Waters começou aqui . Em meio a esse sentimento, Waters foi a força motriz que manteve o grupo no rumo e forte, o que acabou lhe dando maior controle no Pink Floyd.

Com uma turnê envolvida, a gravação de  Wish You Were Here  foi retomada entre 5 de maio e 5 de junho. Naquele dia ocorreu o conhecido encontro entre Pink Floyd e Syd Barrett, que havia visitado o estúdio sem aviso prévio. Roger e Dave não conseguiram conter as lágrimas. Embora não pudessem saber, este foi o último encontro entre os cinco.

Após uma nova turnê, as últimas sessões foram em julho de 1975, quando o álbum foi finalizado de gravação e mixagem.

O álbum

Wish You Were Here  abre com  Shine On You Crazy Diamond, Pt. 1 . A peça épica dedicada a Syd (jogo de iniciais com Shine, You e Diamond ) , o diamante louco cujo brilho brilhante iluminou tudo, mas fugazmente. A peça mostra a tragédia e a admiração, a dor e a saudade do grupo pela sua ausência. O baixo, teclado e guitarra dominam a atmosfera, enquanto Nick Mason atenuava a bateria com almofadas no bumbo, que também estava em afinação baixa. Isso deu maior calor ao som e uma presença mais sutil na mixagem final.

A primeira parte começou a ser construída em 1973, para Objetos Domésticos , com som de xícaras sobre as quais se passava um dedo para produzir sons de diferentes alturas. Foi inicialmente intitulado, para  Wish You Were Here , como “Rick's Drone”, e começa com uma série de overdubs de Richard Wright , que fornecem aquela atmosfera densa e multicamadas. O acompanhamento de Gilmour com sua reverb Black Strat molda ainda melhor esse início. Um verdadeiro sonho.

A segunda parte começa com Dave tocando quatro notas: Bb, F, G, E. Estas notas, gravadas com microfones colocados à distância para captar maior profundidade, constituem, mesmo com a sua simplicidade, um dos momentos mais marcantes do álbum. E porque não dizê-lo, de toda a discografia do Pink Floyd. Nesta parte entram a bateria e o baixo, aumentando gradativamente a intensidade da música antes de um novo solo de Gilmour, tão delicado quanto o primeiro.

A terceira parte retoma uma atmosfera suave, que aos 7:33 é quebrada com a entrada de um novo solo de Gilmour, desta vez mais intenso que os anteriores, embora mantendo a delicadeza e serenidade da pulsação.

A quarta parte mostra a letra desta peça, com uma voz dramática e bem conseguida de Waters, embora algo exigente nos tons mais agudos. As harmonias vocais aliadas ao trabalho das backing vocals Venetta Fields e Carlena Williams fecham um quadro sonoro que retrata perfeitamente a melancolia das letras. Às 8h49, risadas podem ser ouvidas logo antes da frase “você brilhou como o sol”, no lado esquerdo dos fones de ouvido.

A quinta parte, que é a última deste primeiro movimento, termina com um impecável solo de sax (cortesia de Dick Parry ), com um arpejo de guitarra que muda a dinâmica da música, para um que dá a sensação de vertigem e velocidade.

O álbum continua com  Welcome to the Machine , fazendo referência à indústria fonográfica. Podemos apreciar uma pessoa que, em tom paternalista, chama o seu “filho” para fazer parte desta máquina. Porém, as letras são sinistras, principalmente pela sensação de controle que está impressa nelas. A máquina sabe onde você esteve, e é capaz de definir seus sonhos, sendo capaz de esmagar os sonhos de quem nela entra. Esta música emula sons sintéticos das primeiras notas da música, graças ao VCS3.

Essa música contou, para suas apresentações ao vivo subsequentes, com um vídeo animado. O artista foi Gerald Scarfe , o cartunista e cartunista que criou as animações de The Wall . Certamente, a estética de sua obra destaca toda aquela escuridão em “Welcome to the Machine”, a tal ponto que ainda hoje aparece um aviso de conteúdo impróprio no YouTube ao assisti-lo. Então pode ser visto  neste link .

Os ataques à indústria fonográfica também aparecem na música seguinte,  Have a Cigar . Depois que uma porta soa, vozes são ouvidas em uma festa. Essa continuidade também faz sentido conceitualmente, já que essa música mostra o artista já no topo, conversando com diretores e executivos. Um cenário em que nem conhecem os músicos, mas os celebram na medida em que suas vendas aumentam. “A propósito, quem é Pink?” foi, na verdade, uma pergunta que o mesmo grupo já havia recebido antes.

Nessa música, Gilmour e Waters tentaram os vocais, até cantando juntos. Mas finalmente o grupo chamou Roy Harper , que estava trabalhando em Abbey Road para o álbum HQ. Embora sua atuação não tenha convencido Waters, essa foi a escolha escolhida pelo grupo. A música termina com um corte equalizado, de forma que soa como se tivesse sido gravada em uma rádio, ligando-se assim à próxima.

Assim,  Wish You Were Here  começa com arranjos acústicos como se fizessem parte da rádio sintonizada com a qual termina a música anterior. Sem dúvida, esta é a grande balada do Pink Floyd, e é uma das músicas mais reconhecidas do seu repertório. Suas letras giram em torno de uma série de questões que Waters levanta sobre si mesmo, construindo dualidades quanto a preferências e distinções. Embora seu significado possa ter uma interpretação ampla, até mesmo como uma canção de amor (de forma semelhante a “If” lançada cinco anos antes).

Para "Wish You Were Here" foram gravados arranjos para violino, do excelente Stéphane Grappelli . Porém, a versão final da mixagem descartou suas falas, que certamente não agradavam ao Pink Floyd. Afinal, seu estilo de jazz pode não combinar bem com uma balada rock. A música termina com o som do vento, produzido pelo VCS3, e que liga esta música à peça final.

O álbum culmina com  Shine On You Crazy Diamond, Pt. 2 . Aqui, as letras exacerbam a confusão mental e o isolamento social que Barrett experimentou naqueles anos. Dividido em quatro partes (da sexta à nona), começa emendado com os ventos de Wish You Were Here. Além disso, primeiro é implantado o baixo, depois a guitarra e o sintetizador. Quando a bateria entra, o som já é muito perturbador. A guitarra slide de Gilmour é absolutamente maravilhosa aqui.

A parte 7 retorna à seção cantada, novamente com as harmonias vocais (masculinas e femininas) da parte 4 no início. Imediatamente após o último verso, começa a parte 8, em que a melodia gira em torno do mesmo final do primeiro movimento. A parte 9 encerra o que mais uma vez desacelera o ritmo, desta vez com o papel principal de Richard Wright. Um final completamente solene e fino, cheio de delícias. Rick inclui as notas de “See Emily Play” aqui perto do final. Um final adequado para esta homenagem a Syd, o eterno coração do Pink Floyd.

Para fechar…

Wish You Were Here  é um álbum que eu prezo. Para além das questões subjetivas, é um álbum que, por um lado, pode representar a consolidação do Pink Floyd no Olimpo do rock. O enorme sucesso que o grupo alcançou com o DSOTM poderia muito bem ter representado um desastre neste próximo trabalho. Mas o Pink Floyd não é uma banda que chegou a esta posição apenas por sorte, pois a sua capacidade soube transcender o mero sucesso passageiro. O melhor de tudo é que ele conseguiu isso com um risco considerável, levando em conta a diferença de som entre WYWH e Dark Side.

Porém, por outro lado, mostra como a própria máquina os desgastou. A pressão para cumprir turnês e contratos contava, a essa altura, com um grupo que começava a desmoronar. Richard Wright chegou a dizer que diversas vezes teve que gravar suas seções sozinho com o engenheiro de som , enquanto os demais integrantes deixavam o estúdio. Neste álbum, o próprio Rick mostrou suas últimas contribuições ao Pink Floyd antes de sua triste partida em 1979.

A mudança da letra de “sociedade” em sentido amplo, até o limite do abstrato, tornou-se agora muito mais concreta. Roger começou a atirar com mais frequência naqueles que considerava seus inimigos políticos , a tal ponto que Gilmour expressou seu aborrecimento com a letra de "Have a Cigar", achando-os cínicos.

Seja como for, Waters se tornaria, a partir de então, o cérebro definitivo e quase exclusivo do grupo. Além de posições pessoais sobre seu estilo e pensamento, Roger assumiu o controle total do grupo, o que se traduziria em outras obras-primas. Afinal, ele foi o homem que soube reinventar o Pink Floyd dentro do seu próprio sucesso.



Crítica Raye: “My 21st Century Blues”

 Image

Crítica

Raye

 : "My 21st Century Blues"

Ano: 2023

Selo: Human Re Sources

Gênero: Pop, R&B, Soul

Para quem gosta de: Celeste e Little Simz

Ouça: Escapism e Blue Mascara

A pilha de instrumentos e diferentes equipamentos musicais escalados por Raye na imagem de capa de My 21st Century Blues (2023, Human Re Sources) funciona como um eficacíssima metáfora visual para aquilo que a artista inglesa busca desenvolver no primeiro trabalho de estúdio da carreira. Concebido de forma independente, após anos sob o controle da antiga gravadora, a Polydor, o álbum transita por entre estilos com uma naturalidade única. São canções que vão de clássicos da música negra ao que há de mais fresco na cena pop atual, como um precioso cartão de visitas que destaca a completa versatilidade da musicista.

Inaugurado de maneira pomposa, como se ambientado em um antigo clube de jazz, o álbum aos poucos ganha novas tonalidades e sustenta na construção dos versos o principal componente de amarra entre as canções que integram o disco. Trata-se de um registro de cura e libertação, porém, orientado por uma dor bastante presente. “Eu ainda estou me recuperando / Na verdade estou vulnerável, adoro um sentimento“, confessa logo nos minutos iniciais do trabalho, em Oscar Winning Tears, delicada criação que destaca a produção caprichada do parceiro Mike Sabath e apresenta parte dos elementos que regem o material.

Em geral, são composições marcadas pelo forte caráter expositivo dos versos, como um permanente resgate de memórias antigas e recentes vividas pela artista inglesa. Exemplo mais representativo disso pode ser percebido na amarga Ice Cream Man, canção em que detalha uma situação de abuso cometida por um produtor contra ela nos primeiros anos de carreira. “Mas quando cheguei lá, deveria ter ouvido o que ele estava dizendo / Tentando me tocar, tentando me foder, não estou tocando / Deveria ter saído daquele lugar assim que entrei nele / Como você se atreveu a fazer isso comigo?“, questiona a musicista.

Entretanto, diferente de outros exemplares do gênero, My 21st Century Blues chama a atenção pela forma como Raye toca em assuntos bastantes delicados, porém, preservando a relação com a música pop de maneira sempre acessível. A própria sequência formada por Hard Out Here e Black Mascara, logo nos minutos iniciais do disco, funciona como uma boa representação desse resultado. Instantes em que a artista parte de conflitos pessoais e momentos de maior vulnerabilidade emocional, porém, em um permanente diálogo com as pistas de dança, direcionamento que acaba se refletindo até os últimos segundos da obra.

Dotado de uma sensibilidade única, como um mergulho nas experiências sentimentais da compositora inglesa, My 21st Century Blues rompe momentaneamente com esse forte aspecto pessoal para estreitar laços com diferentes parceiros criativos. É o caso da conterrânea Mahalia, com quem divide Five Star Hotels, levando o disco para outras direções. Nada que prepare o ouvinte para o que se apresenta em Escapism, música que se completa pela participação da artista estadunidense 070 Shake, mas que faz lembrar os encontros sempre bem-sucedidos entre Kanye West e Rihanna no início da década passada.

Obviamente, toda essa pluralidade de estilos, diferentes parceiros criativos e curvas ocasionais têm lá seus riscos. Ainda que consistente na maior parte do tempo, efeito direto do forte aspecto confessional dado aos versos, My 21st Century Blues se projeta como uma obra que segue sem destino certo, como uma acumulo das angústias e da urgência de Raye em revelar ao público aquilo que a antiga gravadora decidiu reter durante tantos anos. Um exercício de reapresentação de uma artista que, mesmo com quase uma década de carreira, pela primeira vez parece realmente livre para transformar em música as próprias emoções.



Review: Iggy Pop - Free (2019)

 


Roqueiros de todas as idades já experimentaram ao menos um pouco do caos, destruição, irreverência inquieta e outros sabores fornecidos pelo cantor Iggy Pop nos últimos cinquenta anos, seja através de sua seminal banda de proto-punk The Stooges ou de sua extensa e diversificada carreira solo. Após uma bem-sucedida parceria com Josh Homme (Queens of the Stone Age) em Post Pop Depression (2016), Iggy resolveu se isolar do rock and roll e traduziu essa fuga através de um inesperado álbum meditativo, Free.

A suavidade nunca foi o forte do nosso querido e alucinado Iggy, mas aqui ele elevou o potencial jazzístico do fraco Préliminaires (2009) e finalmente encontrou o tom certo de minimalismo e serenidade. Sua voz grave e cansada se mostra tão anestesiante quanto a de um Nick Cave em seus momentos mais soturnos. E os arranjos trazem guitarrinhas econômicas, camadas eletrônicas meio new age e alguns curiosos naipes de metais. Já as letras abordam temas que vão do amor à mortalidade, seja de forma melancólica ou irreverente.

O trabalho é consistente o bastante em sua primeira metade. A ótima “Loves Missing” evoca a sonoridade repetitiva e noturna do Interpol (leia-se Joy Division), enquanto que a estrutura meio torta de “Sonali” nos lembra um daqueles bons momentos jazzísticos do Radiohead. Simplicidade e repetitividade também são acertos na divertidíssima “James Bond”, canção em que um vulnerável Iggy precisa da proteção de uma 007 feminina. “Dirty Sanchez” também traz letras engraçadas, através de uma marchinha que é suave e energética ao mesmo tempo.

Após o fusion flutuante e crescente da boa balada “Glow in the Dark” as coisas mudam de rumo, e aí temos o ato mais irregular do disco, com músicas praticamente recitadas e desprovidas de qualquer percussão. “Page” possui suas qualidades harmônicas, mas escorrega na cafonice. E a trilogia de poemas sombrios “We Are the People” (de Lou Reed), “Do Not Go Gentle Into That Good Night” (de Dylan Thomas) e “The Dawn” podem transformar a meditação do ouvinte em uma soneca certeira.

No fim, apesar de suas irregularidades, Free é um álbum gostoso de ouvir em seus 34 minutos de rock suave, jazz esquisito e baladas etéreas. Recomendo, em especial, uma audição atenta entre a noite e madrugada, após um árduo dia de trabalho. Esse é um trabalho que te convida ao retiro espiritual do Iggy Pop, onde podemos contemplar a vida mas sem esquecer de uma pequena dose de angústia sincera. O velhinho Iggy está cansado sim, mas ainda está vivo e livre.



Review: Black Star Riders – Another State of Grace (2019)

 


O Thin Lizzy tem uma história trágica. Uma banda brilhante e com um catálogo cheio de ótimas canções, mas que foi vítima dos seus próprios problemas: abuso de drogas que levou ao vício pesado do vocalista e baixista Phil Lynott e do guitarrista Scott Gorham, gerou inúmeros problemas com promotores, empresários e afins, e condenou a banda ao declínio. Uma trajetória que deu ao mundo discos absolutamente brilhantes como Jailbreak (1976) e Bad Reputation (1977), entre outros, mas que prejudicou a consolidação do quarteto como uma das maiores bandas dos anos 1970 – em relação à qualidade, isso não se discute.

Porém, o legado do Thin Lizzy vive no Black Star Riders. A banda surgiu em 2012 a partir da então formação do Thin Lizzy, que decidiu gravar um novo material e optou por começar uma nova história com outro nome. A banda já soltou quatro discos, sendo que o mais recente, Another State of Grace, acabou de sair.

Sucessor de Heavy Fire (2017), Another State of Grace traz duas mudanças na formação: na banda desde 2017, o baterista Chad Zeliga (Breaking Benjamin, Black Label Society) substitui Jimmy DeGrasso, enquanto o guitarrista Christian Martucci (Stone Sour) entrou em 2019 no lugar de Damon Johnson. Na prática, essas alterações pouco influenciaram o som do novo disco, já que o núcleo criativo do quinteto está na parceria entre o guitarrista Scott Gorham e o vocalista e guitarrista Ricky Warwick – o baixista Robbie Crane completa o time.

Musicalmente, o Black Star Riders segue sem maiores pretensões de se afastar do universo do Thin Lizzy. Canções como “Tonight the Moonlight Let Me Down” e “Ain’t the End of the World” conversam de maneira direta com o legado de Lynott, mas a banda dá as suas pisadas fora da zona de conforto – como fez em todos os discos até agora, diga-se de passagem – no hard agradável de “Underneath the Afterglow”, no inesperado groove funkeado de “Soldier in the Ghetto” e na aproximação com uma sonoridade meio Bruce Springsteen em “What Will It Take?”, que conta com a participação de Pearl Aday, filha de Meat Loaf, dividindo os vocais com Warwick. Merece destaque também o clima celta da faixa título, a mais pesada do disco.

Another State of Grace é mais um bom disco do Black Star Riders. Uma banda que transmite uma aura low profile, descompromissada e relax, e que vem entregando bons rocks para quem é fã não apenas do Thin Lizzy, mas também de boa música.



Review: Black Sabbath – Sabotage (1975)

 


Com o título servindo como resposta para os problemas de gerenciamento que a banda atravessava na época, Sabotage é a sexta compilação de estúdio do quarteto. Foi o primeiro álbum com a produção assinada por Tony Iommi, embora os créditos apareçam teoricamente destinados para a banda e para Mike Butcher.

Os trabalhos começam com a fantástica e pesada “Hole in the Sky”, que tem um vocal agudo de Ozzy Osbourne. A faixa é cortada subitamente e seguida por uma peça acústica sinistra denominada “Don’t Start (Too Late)”, apresentando o lado clássico de Iommi ao violão.O clímax do álbum é “Symptom of the Universe”, com seis minutos e meio de riffs e solos eternizados na história do heavy metal. A introdução com palhetadas só para baixo consequentemente se tornaria uma característica do thrash metal, servindo de referência para grandes guitarristas do estilo. Ao final, a canção debanda para mais um tema acústico.

Com quase dez minutos, a poderosíssima “Megalomania” traz um lado experimental até então inédito e um solo sensacional (talvez o melhor da carreira) de Iommi na parte intermediária. A composição é rica em atmosferas sombrias e assustadoras, sendo a essência de tudo o que amamos no Black Sabbath e um atestado do auge criativo que a banda atravessava.

“The Thrill of It All” é competente, mas acaba sendo uma das mais fracas do disco devido, principalmente, ao alto padrão das demais faixas.  Trazendo cantos gregorianos do Coro Filarmônico de Londres, a instrumental “Supertzar” virou a faixa de introdução dos shows da banda durante muitos anos. Sem saber da participação do coro, Ozzy chegou no estúdio em uma tarde e deu de cara com os quarenta integrantes gravando a música, então acreditou que estava no lugar errado e foi embora!
               
“Am I Going Insane (Radio)” foi desenvolvida em um sintetizador, o mesmo utilizado na faixa “Who Are You” do trabalho anterior, Sabbath Bloody Sabbath (1973). O termo “Radio” entre parênteses parece indicar que a canção foi composta para tocar no rádio, mas na verdade trata-se de uma gíria. Nas palavras de Bill Ward: “É uma gíria usada em Birmingham. Se você é doente mental, nós o chamamos de radio”. É o tema mais comercial do álbum, com seu refrão melódico e fácil de ser cantado, apesar de encerrar com alguns gritos bizarros de agonia, que acabam entrelaçando-se com a linha de baixo inicial da última e uma das melhores faixas do disco: “The Writ”. Esta apresenta letra escrita por Ozzy (algo bastante raro nos discos do Sabbath) cujo mote é o ex-empresário contra o qual eles moviam uma ação judicial e traz uma das mais fantásticas performances vocais da carreira do vocalista, encerrando o álbum no nível máximo.

Sabotage nos apresenta uma porção maior de peso em relação ao disco que o antecedeu, apesar de conter uma das piores capas da história do rock (Ward está ridículo na foto, vestindo as calças de sua esposa na época). Os perrengues judiciais e aborrecimentos com empresários que a banda estava atravessando na época foram canalizados em um álbum raivoso, sendo o último registro verdadeiramente excelente da formação clássica Ozzy, Iommi, Geezer Butler e Ward.



Itamar Assumpção – Sampa Midnight – 1986

 Terceiro disco do Nego Dito lançado em 1986 pelo selo Baratos Afins itamar capa

SAMPA MIDNIGHT – ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM

Itamar Assumpção (1986)

Faixas
Prezadíssimos ouvintes (Domingos PellegriniItamar Assumpção)
Idéia fixa (Itamar Assumpção)
Navalha na liga (Alice RuizItamar Assumpção)
Movido a água (GalvãoItamar Assumpção)
Desapareça Eunice (Itamar Assumpção)
Tete tentei (Itamar Assumpção)
Eldorado (A. C. Tonelli)
Sampa midnight (Itamar Assumpção)
10 Isso não vai ficar assim (Itamar Assumpção)
11 Z da questão meu amor (Itamar Assumpção)
12 Totalmente à revelia (LuizPauloItamar AssumpçãoMarlene)
13 Cadê Inês (Itamar Assumpção)
14 Chavão abre porta grande (GuaráItamar Assumpção)
15 É o Quico (Itamar Assumpção)
Itamar Assumpção: vozes, percussão, piano  (Isso não vai ficar assim) baixo (Sampa midnight)
Gigante Brasil – bateria e percussão
Tonho Penhasco – guitarra, violão, piano
Paulinho Le Petit –  baixo, violão,vocal
Luiz L.B Raio Lazer – guitarra, violão, vocal
Denise Assumpção – vocal, percussão
Bocato – trombone
Arranjos: Itamar e Paulinho Le Petit
Capa: Eduardo Lima
Esse terceiro disco do saudoso Nego Dito aka Beleléu é o meu segundo favorito dele, só perdendo pro seu primeiro disco Beleléu de 1980 já postado no blog no tópico sobre a Vanguarda Paulista.
No disco rolam letras que são verdadeiras crônicas urbanas e seus personagens que vão de mulheres chatas a fantasmas.
O som é aquela mistura típica e única do mito, que acaba criando uma coisa nova á partir dessas fusões de funk, rock, reggae e samba.
Altamente recomendado.

Prezadíssimos ouvintes

Destaque

THE YARDBIRDS – GOLDEN EGGS (1973)

   R.I.P. Jeff Beck. Hora de rolar uma session vinílica no antro-bolha e vou logo dar um rolê nos discos do Yardbirds. Começando por este bo...